daily recommended exhibitions

posted 25. Aug 2021

REVERSO 19th Media Art Biennale WRO

12. May 202131. Dec 2021
REVERSO 19th Media Art Biennale WRO 12.05.20231 - 31.12.2021 Establishing diverse channels and forms of contact between viewers and participants through a program of media art exhibitions and presentations taking place both in real spaces in Wroclaw and/or held simultaneously at another venue, such as the Watermans Art Centre in London, HEVRE in Cracow and Mains d’Oeuvre in Paris. The WRO 2021 REVERSO program is an attempt at a search for a new qualitative path in art and redefinition of development in opposition to the idea of building meaning through continuous growth. Activism, critical reflection, and imagination in artistic practice and communication. Consumption analysis, cumulativity, reused materials, items and states recovered as an art form. Media Art Biennale WRO 2021 REVERSO starts on May 12. The international program comprising four subsequent exhibitions and hybrid activities will run until December 2021. Participating artists Tatsuru Arai (Germany) / Kat Austen (Germany/UK) / Sharon Azagi (Israel) / Adam Basanta (Canada) / Joacélio Batista (Brazil) / Nikodem Biegowski (Poland), Mikołaj Torz (Poland) / Anna Bielawska (Poland) / Marcos Bonisson (Brazil), Khalil Charif (Brazil) / Persijn Broersen (Netherlands), Margit Lukacs (Netherlands) / Nicolas Carrier (France), Marie Ouazzani (France) / Úrsula San Cristóbal (Chile) / André Damião (Brazil) / Gil Delindro (Portugal) / Ozgur Demirci (Turkey) / disnovation.org: Maria Roszkowska (Poland), Nicolas Maigret (France) / Tomasz Domański (Poland) / Charlotte Eifler (Germany) / Karin Ferrari (Italy), Bernhard Garnicnig (Austria), Peter Moosgaard (Austria) / Francesca Fini (Italy) / Elvin Flamingo (Poland), Jowita Nowakowska-Gołacka (Poland), Łukasz Pindor (Poland) / Amalia Foka (Greece) / Chloé Galibert-Laîné (France) / Marta Giec (Poland) / Wojciech Gilewicz (Poland) / Dimitris Gkikas (Greece) / Niklas Goldbach (Germany) / Rodrigo Gomes (Portugal) / Jérémy Griffaud (France) / Ben Grosser (US) / Laura Grudniewska (Poland) / Krystian Grzywacz (Poland) / Kurt d'Haeseleer (Belgium), Frank Vigroux (France) / Darsha Hewitt (Canada) / Hui Ye (China) / The Internet of Dead Things Institute: Benjamin Gaulon (France), Jerôme Saint-Clair (France) / Aleksander Janicki (Poland) / Kazuhiro Jo (Japan) / Matt Kenyon (US) / Matthew de Kersaint Giraudeau (UK) / Eline Kersten (Netherlands) / Kaisu Koivisto (Finland), Anna Nykyri (Finland) / Karolina Konopka (Poland) / Agata Kościołowska (Poland) / Kasper Lecnim (Poland) / Sasha Litvintseva (Russia) / Robin Lopvet (France) / Gretta Louw (Ausutralia) / Nicolas Melmann (Argentina) / Martin Messier (Canada) / Matteo Messina (Italy) / Mikro Orchestra: Paweł Janicki (Poland), Mariusz Jura (Poland), Jarosław Kujda (Poland), Małgorzata Kujda (Poland), Tomasz Procków (Poland) / Mŏk_pang_: Aleksandra Sarna (Poland), Tomasz Kmiecik (Poland) / Rebby Montalvo (US) / Ben Morris (UK) / Amy Muhoro (Kenya), Weronika Wysocka (Poland) / Horacy Muszyński (Poland) / Olena Newkryta (Austria) / panGenerator: Piotr Barszczewski (Poland), Krzyszof Cybulski (Poland), Krzysztof Goliński, Jakub Koźniewski (Poland) / Dario Di Paolantonio (Italy) / Yorgos Papafigos (Greece) / Lorenzo Papanti (Italy) / Ivan Petkov (Bulgaria) / Liliana Piskorska (Zeic) (Poland) / Post-Bio-Internet Collective: Sofia Braga (Italy), Fabricio Lamoncha (Spain), Matthias Pitscher (Germany) / Klaudia Prabucka (Poland) / Tivon Rice (US) / Kinga Rybak (Poland) / Vera Sebert (Germany) / Susan Silas (US) / Alexandr Sokolov (Russia) / Mateusz Stanuszek (Poland) / Yana Suslovets (Ukraine) / Tytus Szabelski (Poland) / Iza Szostak (Poland) / Telcosystems: David Kiers (Netherlands), Gideon Kiers (Netherlands), Lucas van der Velden (Netherlands) / Total Refusal: Robin Klengel (Austria), Leonhard Müllner (Austria), Michael Stumpf (Austria) / Olga Truszkowska (Poland) / Paul Turano (US) / Łukasz Twarkowski (Poland) / Beny Wagner (Germany) / Kamil Wesołowski (Poland) / Przemek Węgrzyn (Poland) / Piotr Wyrzykowski (Poland) + Echo Ho (China/Germany) / Bartosz Zalewski (Poland) Artistic Director of the WRO Biennale: Piotr Krajewski Director of the WRO Art Center: Viola Krajewska Organizer: WRO Art Center / WRO Center for Media Art Foundation
WRO Biennale Wroclaw

The WRO Art Center | ul. Widok 7
50-052 Wroclaw

Polandshow map
show more
posted 24. Aug 2021

Firelei Báez

03. Jul 202106. Sep 2021
July 3–September 6, 2021 ICA Watershed **Firelei Báez** The ICA Watershed features a newly commissioned, monumental sculpture by acclaimed artist Firelei Báez (b. 1981, Santiago de los Caballeros, Dominican Republic). In her largest installation to date, Báez reimagines the archeological ruins of the Sans-Souci Palace in Haiti as though they were revealed in East Boston after the sea receded from the Watershed floor. Báez embeds Sans-Souci within the geological layers of Boston, where histories of revolution and independence are integral to the city’s identity. The work’s intricately painted architectural surfaces include symbols of healing and resistance, patterning drawn from West African indigo printing traditions (also used in the American South), and sea growths native to Caribbean waters. Organized by Eva Respini, Barbara Lee Chief Curator.

artist

Firelei Baez 

curator

Eva Respini 
ICA Boston

ICA | 25 Harbor Shore Drive
MA 02210 Boston

United States of Americashow map
show more
posted 23. Aug 2021

chasing another tomorrow

02. Jul 202131. Aug 2021
2 Juli - 31 August 2021 Eröffnung: Freitag 2 Juli, 18 – 21 Uhr **chasing another tomorrow | group show** Die international besetze Gruppenausstellung chasing another tomorrow mit Werken von Neïl Beloufa, Natacha Donzé, Haroon Mirza und Keith Sonnier widmet sich Fragen nach verschiedenen Zukunftsvisionen und damit verbunden den Auswirkungen von Technologie auf den Menschen und seine Gegenwart. Während in den 70er Jahren noch ein positives und glänzendes Bild der Zukunft herrschte, verdeutlicht sich gegenwärtig ein Verlust des Vertrauens in die rein positiven Auswirkungen des technischen Fortschritts, was zu alternativen, künstlerischen Zukunftsszenarien inspiriert. In den Werken der Ausstellung zeigt sich diese Auseinandersetzung durch einen erweiterten Rückgriff auf die Natur, durch Abstraktion von pop-kulturellen Bezügen und durch die Thematisierung von Kommunikation, Architektur und Machtstrukturen, wodurch sich in den Arbeiten ein komplexes Zusammenspiel aus technischen Bestandteilen, geometrischen Formen und natürlichen Elementen offenbart. Die Galerie wird transformiert in eine Art mystische Landschaft, in der natürliche und technoide Elemente miteinander in einen Dialog treten und eine alternative Zukunftsvision unserer Welt zum Leben erwecken. Die Ausstellung findet statt in Kooperation mit François Ghebaly, Los Angeles und mit Unterstützung durch Häusler Contemporary Zürich und Lisson Gallery, London.
show more

posted 22. Aug 2021

Alexander Calder. Minimal / Maximal

22. Aug 202113. Feb 2022
22.08.2021 bis 13.02.2022 Neue Nationalgalerie **Alexander Calder. Minimal / Maximal** Alexander Calder (1898–1976) ist durch sein Hauptwerk „Têtes et Queue“ (1965) seit Jahrzehnten eng mit der Neuen Nationalgalerie verbunden. Die Außenskulptur wurde zur Eröffnung von Mies van der Rohes Architekturikone aufgestellt und kehrt nun mit der Wiedereröffnung auf die Terrasse des Museums zurück. Die raumgreifenden und oft beweglichen Objekte des US-amerikanischen Vertreters der kinetischen Kunst reichen von winzigen Miniaturen bis hin zu monumentalen Stabiles und Mobiles. Die Ausstellung spürt dem besonderen Verhältnis von Größe, Maßstab und Räumlichkeit nach und eröffnet durch die Konfrontation der organischen Formen von Calders Kunst einen besonderen Dialog zur strengen Geometrie von Mies van der Rohes Gebäude. Der offene, experimentelle Ansatz der speziell für die Glashalle der Neuen Nationalgalerie konzipierten Ausstellung setzt dabei auf die Einbeziehung der Besucher*innen, die Calders Werke teilweise in Aktion erleben können. Eine Sonderausstellung der Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin.
Neue Nationalgalerie, Berlin

Kulturforum Berlin-Tiergarten / Potsdamer Straße 50
10785 Berlin

Germanyshow map
show more

posted 21. Aug 2021

RE-TURN Skulpturenpark Berlin_Zentrum

21. Aug 202114. Nov 2021
Öffentliche Momente: 21.-22. August / 25.-26. September / 13.-14. November **Skulpturenpark Berlin_Zentrum RE-TURN** Wir freuen uns nach über zehn Jahren zu einer neue Ausstellungsreihe im Skulpturenpark Berlin Zentrum einzuladen. An diesem Ort gründete sich 2006 KUNSTrePUBLIK und daraus ging das ZK/U hervor. Der Skulpturenpark Berlin Zentrum hat mittlerweile gigantische Skulpturen hervorgebracht. Man könnte behaupten, dass die neue Bebauung zu den weltweit voluminösesten Plastiken des 21. Jahrhunderts gehört. Wir würden uns sehr freuen Dich wieder vor Ort zu begrüßen! Teilnehmende Künstler:innen: Nora Al-Badri, Salwa Aleryani, Dirk Dresselhaus & Tomoko Nakasato, Doris Dziersk, Lydia Karagiannaki, Folke Köbberling, KUNSTrePUBLIK & Boris Jöns, Lukas Matthaei, Julian Oliver, Sebastian Quack, Kai Schiemenz, Zorka Wollny. Sowie Saud Al-Zaid, Martin Conrads, Daniel Irrgang, Balz Isler, Julio Linares, Adrian Notz, RYBN mit Laura Calbet und andere. RE-TURN. Skulpturenpark Berlin_Zentrum 2021 Das Englische Wort “return” bedeutet sowohl Rückkehr, als auch Ertrag oder Gewinn. Diese Doppeldeutigkeit setzt inhaltlich und programmatisch den Ton für die diesjährige Ausstellungsreihe des Skulpturenpark Berlin_Zentrum. Das Künstlerkollektiv KUNSTrePUBLIK kehrt zurück aus dem in der Zwischenzeit aufgebauten Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZK/U) zu einem Gebiet in der Mitte Berlins, das — nach großflächiger Zerstörung im II. Weltkrieg — Ost- von Westberlin als Mauerstreifen trennte. Nach der Wende blieb die innerstädtische Brachfläche zwischen Spittelmarkt und Moritzplatz viele Jahre ungenutzt. Seit 2006 behauptet sich diese mehr als 5 Hektar große Fläche als Skulpturenpark Berlin_Zentrum. Im Kontext von vier Ausstellungsreihen wurden bis 2010 rund 30 temporäre Kunstprojekte, diverse Diskursveranstaltungen und Publikationen realisiert. Von der besonderen Situation des Ortes ausgehend, beschäftigten sich diese mit dessen funktionalen, historischen, spekulativen und soziokulturellen Gegebenheiten. Heute ist der Skulpturenpark Berlin_Zentrum fast gänzlich bebaut. Aus der Freifläche, auf der nur ein Haus stand, wurde ein Areal aus Neubauten mit nunmehr einer einzigen verbliebenen Brachfläche. Mit der Rückkehr greift KUNSTrePUBLIK die paradigmatischen Entwicklungen des Ortes auf und hinterfragt zugleich den gesamtgesellschaftlichen Effekt, den das neu bebaute Areal produziert. Rund 3000 neue Bewohner:innen leben nun auf dieser ehemaligen Mauerbrache, und nur die wenigstens wissen, dass sich ihre Wohnungen auf einem Skulpturenpark befinden und sie somit plastischer Teil einer übergeordneten Narration sind. Man könnte behaupten, dass die neue Bebauung zu den weltweit voluminösesten Plastiken des 21. Jahrhunderts gehört. Der Skulpturenpark Berlin_Zentrum hat sich zu einer Art „Museumsinsel“ entwickelt, auf der die neuen Bewohner:innen und deren Wohnwelten als zentrale Ausstellungsgegenstände in einem modellhaften zeitgenössischen Gesamtkunstwerk versammelt sind: eine soziale Plastik der Jetztzeit, verborgen hinter kulissenhaften Fassaden sogenannter Investorenarchitektur, wie sie an vielen Orten Berlins, aber auch weltweit, als gängige raumgreifende Praxis zu finden ist. Die Ausstellungsreihe RE-TURN entwickelt sich über den Verlauf von fünf Monaten von August bis Dezember 2021. An drei Wochenenden - im August (21.-22.8.), September (25.-26.9.) und November (13.-14.11.) - finden programmatische Höhepunkte statt, an denen 12 neue Projekte initiiert werden und durch Workshops, Vorträge und Performances ergänzt und erweitert werden. 21.& 22. August 2021: Künstlerische Positionen: Salwa Aleryani, Folke Köbberling, KUNSTrePUBLIK & Boris Jöns, Sebastian Quack, Kai Schiemenz Für die Workshops sind Anmeldungen mit einer kurzen email nötig. Achtung: Nicht am ZK/U: Treffpunkt: Seydelstrasse 13, 10179 Berlin skulpturenpark.org/directions
Skulpturenpark Berlin

Köpenicker Str. 36-38
10179 Berlin

Germanyshow map
show more
posted 20. Aug 2021

Benefiz- Verkaufsausstellung zugunsten der Galerie Peter Lethert, Bad Münstereifel

20. Aug 202120. Aug 2021
Verkaufsausstellung: Freitag, 20. August 2021 in der Galerie Christian Lethert, Köln **Benefiz- Verkaufsausstellung zugunsten der Galerie Peter Lethert, Bad Münstereifel** Heimat verbindet, daher findet zugunsten des Galeristen Peter Lethert, dessen Galerie in Bad Münstereifel stark von der Hochwasserkatastrophe betroffen ist, eine Benefiz- Verkaufsausstellung statt. Peter Lethert und Christian Lethert, die zwar der Nachname aber keine verwandtschaftliche Beziehung vereint, kennen und schätzen sich seit vielen Jahren. Künstler der Galerie Peter Lethert sowie der Galerie Christian Lethert stiften Werke, die Sie am Freitag, den 20. August 2021 erwerben können. Der gesamte Erlös kommt dem Wiederaufbau der Galerie in Bad Münstereifel zugute. Teilnehmende Künstler der Galerie Peter Lethert: Vladimir Baranov, Andrej Henze, Robert Klümpen, Lea Lenhart, Benjamin Nachtwey, Georg Plath, Jan Schüler, Annette von der Bey, Nele Waldert, Andreas M. Wiese, Jin-Sook Chun, Klaus Sievers, Joscha Bender sowie Künstler der Galerie Christian Lethert. Zum Hintergrund: Die starken Regenfälle vom 14. Juli 2021 haben binnen weniger Stunden, von der Eifel über die Kölner Bucht, das Bergische Land bis ins Sauerland für eine verheerende Flut- Katastrophe gesorgt. Viele Tote, immer noch Vermisste und Verletzte sind zu beklagen und die Region kämpft weiter mit den Folgen der Zerstörung.
Christian Lethert, Köln

Antwerpener Straße 52
50672 Cologne

Germanyshow map
show more

posted 19. Aug 2021

MIRRORS AND WINDOWS

19. Jun 202103. Oct 2021
opening: 18. Jun 2021 02:00
MIRRORS AND WINDOWS 19. Juni – 3. Oktober 2021 Eröffnung: 18. Juni 2021 Wir befinden uns in einer Zeit des kollektiven Lernens und Verlernens. Repräsentationen, (un)-bewusste Sprachgewohnheiten, institutionelle Strukturen werden auf den Prüfstand gestellt, korrigiert und Gegenkonzepte für die Zukunft artikuliert. Der Vorgang des Lernens leitet dabei Transformationen ein und markiert gleichzeitig einen privilegierten Raum, der Ausschlüsse bewirken kann. Wer hat Zugang zu Wissen? Von wem wird gelernt und aus welchen Blickwinkeln? Lehrende sind Identitäten, die maßgeblich unsere Anschauungen der Welt prägen, denn im Prozess des Lernens wirkt sich die Reflexion (Mirrors) auf die Wahrnehmung und Bildung von Perspektiven (Windows) aus. Weibliche* Studierende bilden mittlerweile mehr als die Hälfte der Studentenschaft an Kunsthochschulen in Deutschland, sie* sind jedoch nicht in Anzahl und Diversität in Museen, auf dem Kunstmarkt sowie in der Lehre repräsentiert. Die Ausstellung in der Sammlung Philara widmet sich dem hundertjährigen Jubiläum der Zulassung von Frauen* an der Kunstakademie Düsseldorf. Mit der Ausstellung Mirrors and Windows wird der Fokus auf die dort lehrenden Frauen* gerichtet. Durch die Zusammenführung von Werken ehemaliger und aktueller Professorinnen*der Bildenden Kunst der Kunstakademie Düsseldorf möchten wir die Möglichkeit wahrnehmen, auf die Errungenschaften und weiterhin bestehenden Ungleichheiten aufmerksam zu machen und eine Bestandsaufnahme von Frauen* im Kunstbetrieb anzustiften. Welche positiven Veränderungen wurden bereits angestoßen und welche Hürden bestehen weiterhin? Die Ausstellung möchte mit ihrer formalen Setzung keine geschlechtsspezifischen Territorien reproduzieren, sondern einen mehrstimmigen Raum unterschiedlicher, brillanter künstlerischer Herangehensweisen und Erfahrungen zusammenführen. Die in der Sammlung gezeigten Arbeiten sind in der Befragung der eigenen Position, Grenzziehung und der Reflexion von Machtausformungen innerhalb ihrer Entstehungszeit anverwandt. Darunter kann das Verhandeln von geschlechtsspezifischen Rollenzuschreibungen, die Wechselwirkung von privaten und öffentlichen Politiken, die Hinterfragung herkömmlicher Sprachkonventionen und Deutungshoheiten sowie Strategien der Aneignung und Einflussnahme zählen. Neben Werken renommierter Positionen der Gegenwartskunst verweist die Ausstellung auf Arbeiten von Frauen*,die einem großen Publikum bisher unbekannt geblieben sind, da sie vom System ihrer Zeit nur spärlich erfasst oder ihre Anerkennung weniger prominent bis in die Gegenwart getragen wurden. 100 Jahre, nachdem Frauen* Zugang zur professionellen künstlerischen Ausbildung und Berufslaufbahn haben, bestehen weiter-hin strukturelle Benachteiligungen für sie*. Ein Blick auf die großen Kunsthochschulen in Deutschland zeigt, dass Frauen* mit intersektionalen Diskriminierungserfahrungen davon noch weitaus stärker betroffen sind und statistisch nicht gesondert aufgeführt werden. Neben der Ausstellung möchten wir in einer Panel-Diskussion mit unseren Kooperationspartner*innen, Studierenden der Akademie sowie Akteur*innen des Kunstbetriebs über die institutionellen Rahmenbedingungen und noch vorhandene Benachteiligungen sowie Potenziale und Möglichkeitsräume sprechen. YeşimAkdeniz, Bernd & HillaBecher, Keren Cytter, SabrinaFritsch, Ellen Gallagher, DominiqueGonzalez-Foerster, Katharina Grosse, Nan Hoover, Franka Hörnschemeyer, Magdalena Jetelová, RitaMcBride, Rissa, Analia Saban, Beate Schiff, AnnaSimons, Rosemarie Trockel, RebeccaWarren, Katharina Wulff Kuratorinnen: Katharina Klang und Victoria Tarak Wissenschaftliche Mitarbeiterin: Hannah Niemeier
Sammlung PHILARA, Düsseldorf

PHILARA | Birkenstraße 47
40233 Dusseldorf

Germanyshow map
show more
posted 18. Aug 2021

PAWEŁ ALTHAMER. Franciszek

11. Jul 202129. Aug 2021
11 July – 29 August 2021 **PAWEŁ ALTHAMER. Franciszek** Curated by Massimiliano Gioni In the Swiss alpine landscape of the Engadin valley, Polish sculptor Paweł Althamer’s ‘Franciszek’ transforms a 17th century hut into a mysterious chapel. For its inaugural exhibition, the Beatrice Trussardi Foundation has invited Polish artist Paweł Althamer to present an installation in a mountain hut 2000 metres above sea level in Val Fex, the centre of one of the most fascinating hiking routes in the Engadin. A quintessential example of the confrontation between age-old traditions and modernisation in rural Europe, the alpine valley of the Engadin is the point of departure for a reflection on the region’s recent transformations—both environmental and social. Over the centuries, the Engadin’s geographical position as one of the highest inhabited valleys in Europe and its distinct geological formations have made it a place beloved by artists and intellectuals. In this modest 17th century hut, only accessible by foot or horse-drawn carriage, Paweł Althamer will create one of his ‘tableaux’ in which he combines memories of sacred art with vernacular influences from various cultures. At the heart of this installation is the figure of St Francis, chosen as the symbol of a deep communion with nature and of a simultaneous detachment from earthly possessions. In Althamer’s works—often created with organic materials such as grass, leaves, wax, animal entrails, and skins—reality and fiction merge to provide a fantastical and mysterious atmosphere. Within this world human figures are the recurring units against which to measure reality while simultaneously functioning as gateways to spiritual experiences. This installation is rooted in the tradition of a ‘visionary Switzerland’, as described by curator Harald Szeemann, which in the Engadin inspired an unusual combination of spiritualism and materialism as seen in the work of Friedrich Nietzsche, Giovanni Segantini, Lou Salomé and Alberto Giacometti, each profoundly influencing the way we imagine and experience nature. * PAWEŁ ALTHAMER A sculptor, performer, and video maker, Paweł Althamer (b. 1967, Warsaw) bases his artistic practice on a participatory approach to art, rooted in the belief that art can provide a vehicle for change as well as individual and social growth. After training at the Academy of Fine Arts in Warsaw between 1988 and 1993 and graduating in sculpture with Professor Grzegorz Kowalski, in the early 1990s, he began exhibiting his work together with fellow students such as Katarzyna Kozyra, Jacek Markiewicz, Jacek Adamas, and Artur Żmijewski. He has participated in major international exhibitions and festivals—such as Documenta in 1997, Manifesta 3 in Ljubljana in 2000, and the Venice Art Biennale in 2013—and has held solo exhibitions in museums all over the world, including the New Museum in New York, the Deste Foundation in Athens, the Bonnefantenmuseum in Maastricht, the Institute of Contemporary Arts in London, the Deutsche Guggenheim in Berlin, the Musée National d’Art Moderne—Centre Georges Pompidou in Paris, and the Helsinki Art Museum.
show more

posted 17. Aug 2021

Gustav Metzger

26. Jun 202112. Sep 2021
26 Jun – 12 Sep 2021 ‘Gustav Metzger’ is on view now through 12 September 2021 at Hauser & Wirth Somerset. **Gustav Metzger** ‘Gustav Metzger remains a moral compass, a constant reminder that integrity comes at a price, and that fighting for your convictions can indeed change the world.’—Mathieu Copeland in Gustav Metzger, Writings 1953-2016 (2019) Gustav Metzger radically challenged our understanding of art, its relation to reality and our existence within society. His uncompromising commitment to combat environmental destruction was fundamental to his questioning of the role of the artist and the act of artmaking as a vehicle for change. Hauser & Wirth’s inaugural exhibition of Metzger’s work in Somerset will provide a focused look at works that explore the intersection between human intervention, nature and man-made environments, ideas the artist continued to interrogate over a six decade career. At the heart of Metzger’s practice was a passionate engagement with the notion of creation as a continual counterpoint to themes of destruction. A central feature of the exhibition in the Rhoades Gallery will be ‘Liquid Crystal Environment’ (1965/2021), one of the best-known examples of Metzger’s lean towards Auto-Creative Art from the 1960s onwards. The immersive environment utilises heat-sensitive liquid crystals between glass slides, creating colours and patterns that are projected into the space. The evolving artwork is in a state of constant flux, bringing together Metzger’s interest in both kinetic art and the relationship between science, art and nature. ‘Liquid Crystal Environment’ combines Metzger’s fascination with scientific discovery and the experience of pleasure and enriching stimulus through art. When discussing the work with Emma Ridgway of Modern Art Oxford in 2016, he commented: ‘We are desperately in need of warmth as a fundamental element in human interactions. With Liquid Crystal it is physically based on warmth, it is based on the transformation of one level of warmth to another. This dialectic is central to the experience.’ It was the idea of inner renewal and sensory phenomena that led to greater cultural fame in 1966, when the work was installed at the Roundhouse, London for performances by The Who, Cream and The Move. The Bourgeois Gallery will span three important bodies of work from the 1950s until 2006, including: early paintings and drawings (circa 1950s), Acid Nylon painting (1960/c. 1998) that is a key example of Metzger’s Auto-Destructive work, and later works on paper which he called ‘portraits of landscapes’, depicting the nature he saw around him (2003-2006). Each series of works are closely linked to the artist’s fast, gestural mark-making as a means to document his lifelong connection with nature and the environment, relentlessly tackling the reality and politics of his time. Several of Metzger’s early paintings and drawings were made on found, readymade materials such as cardboard packaging, magazine and newspaper pages. The furious, jagged marks appear as if he was attacking the canvas with a physicality that reoccurs later in his acid paintings of the 1960s. Even with traditional painting materials, Metzger was exploring the act of destruction in art, reducing representational forms to a purely emotional response that is completely alive to the world. His tutor, David Bomberg proved to be a formative influence, not only in regard to artistic practice but also the ways in which he held art as an embodiment of social force. Following Metzger’s Auto-Destructive Art manifesto in 1959, he was able to realise his vision of transient art that leaves no material behind. By painting with acid on nylon he was able to embody the intensities of feeling and movement, violence and vulnerability in tune with his anti-capitalist position, distrust in political structures and increasing concern for natural ecosystems. The exhibition is organised in partnership with the Gustav Metzger Foundation, a charity founded upon Metzger’s death in 2017. During his lifetime, Metzger defined the organization’s mission by envisioning not only exhibitions of his work and furtherance of the political and philosophical ideas he espoused, but also through support for individuals working in the fields of the arts and environmental studies, and for initiatives ‘to combat the risk of global extinction arising from the activities of humans.’ The exhibition at Hauser & Wirth Somerset will be the first of the gallery’s global projects to implement a new carbon budget. About the artist. Gustav Metzger was a visionary artist and radical thinker. At the heart of his practice, which spanned over 65 years, are a series of constantly opposing yet interdependent forces such as destruction and creation. Metzger’s involvement in anti-nuclear movements such as the Committee of 100 and his life-long activism to combat environmental destruction was fundamental to his provocative questioning of the role of artist and of conventional forms of artmaking and display. His auto-destructive art, meant as a public art form that would instigate social change, sought to provide a mirror of a social and political system that he felt was indifferently progressing towards total obliteration.
HAUSER & WIRTH Somerset

Durslade Farm Dropping Lane
BA10 0NL Bruton Somerset

United Kingdom of Great Britain and Northern Irelandshow map
show more

posted 16. Aug 2021

IBRAHIM MAHAMA | VANISHING POINTS 2014 - 2020

05. Jun 202111. Sep 2021
opening: 04. Apr 2020 16:00
IBRAHIM MAHAMA | VANISHING POINTS 2014 - 2020 05.06.2021 – 11.09.2021 ERÖFFNUNG: SAMSTAG, 4. APRIL 16 - 20 UHR LEIPZIG | 04179 SPINNEREISTRASSE 7 BUCHPRÄSENTATION UND ARTIST TALK: 23. MAI Für seine monumentalen Kunstwerke wiederbelebt Ibrahim Mahama ausrangierte Materialien aus kommerziellem Handel und dem Alltag Ghanas - von zerschlissenen Jutesäcken über Schulmobiliar, Schuhputzkästen, bis hin zu getrockneten Fischskeletten. Aus urbanen Umgebungen bezieht er die Werkstoffe für seine vielschichtigen Materialassemblagen die Themen von Warenverkehr, Migration und wirtschaftlichem Austausch verhandeln. Mahama weist dem Allgegenwärtigen und Alltäglichen Bedeutung zu, und beschreibt ein komplexes Archiv der Weltgeschichte und ihrer Fehlentwicklungen. Bekannt ist der Künstler vor allem für seine architekturbezogenen Großinstallationen für die er ganze Gebäude - Theater, Museen und andere monumentale Wahrzeichen - in sein Markentextil hüllt: benutzte Jutesäcke. Hergestellt in Südostasien und verwendet, um Kakao, Kaffee, Reis, Bohnen und Holzkohle auf der ganzen Welt zu vertreiben, werden die Säcke während ihrer Lebensdauer vielfältig eingesetzt. Jeder Sack wird von unzähligen Webern, Packern und Verladern angefasst, die ihren Schweiß, aber auch Namen, Daten und Koordinaten auf dem Stoff hinterlassen. In Zusammenarbeit mit lokalen Mitarbeitern näht Mahama diese Jutesäcke zu gewaltigen Stoffplastiken zusammen. Im Material manifestieren sich die Spuren von Welthandel, dem immer auch Ungleichheit und Ausbeutung innewohnen. Mahama sagt: „...mich interessiert, wie Krise und Versagen in diesem Material aufgefangen werden, mit einem starken Bezug zu globalen Transaktionen und wie kapitalistische Strukturen funktionieren“. Ibrahim Mahama, 1987 in Tamale, Ghana, geboren, lebt und arbeitet zwischen Accra, Tamale und Kumasi. Der Künstler bezieht sich in seiner Arbeit häufig auf sein Land und dessen Geschichte und leistet einen wichtigen Beitrag zur aufstrebenden zeitgenössischen Kunstszene des Landes. Im Jahr 2017 gründete er das privat finanzierte Savannah Center for Contemporary Art (SCCA) in Tamale, das Ausstellungs-, Bildungs- und Forschungszentrum, Kulturspeicher und Künstlerresidenz ist. Mahama war in der 56., 57. und 58. Ausgabe der Biennale von Venedig (2015-2019) vertreten; Seine Arbeit »A Straight Line Through the Carcass of History 1649« war ein zentraler Bestandteil des ghanaischen Debütpavillons im Jahr 2019. Zur documenta 14 (2019) in Kassel und Athen hüllte der Künstler historische, öffentliche Gebäude und Plätze für Installationen und Performances in Kohlesäcke und Planen. Im selben Jahr ersetzte er in einer Intervention für die Frieze Sculpture, die 192 UN-Flaggen die den Rockefeller Plaza in New York flankieren durch Fahnen aus Jutesäcken. Weitere wichtige internationale Ausstellungen fanden in der Norval Foundation in Kapstadt (2019); im K21, Düsseldorf (2015); im The Broad, Michigan (2015); und im Tel Aviv Art Museum, Israel (2016) statt. In 2020 wird Mahama unter anderem an der Sydney Biennale teilnehmen und eine neue ortsspezifische Installation für R E I T E R in der Spinnerei - einer historischen Baumwollspinnerei in Leipzig - realisieren. Es wird die erste Solo-Galerie-Ausstellung des Künstlers in Deutschland sein. Sie beginnt am 4. April 2020. Zum Ende der Ausstellung erscheint eine Dokumentation in Buchform.
REITER | Leipzig

Spinnereistraße 7 / Halle 6
D-04179 Leipzig

Germanyshow map
show more
posted 15. Aug 2021

Was die Augen nicht sehen, kann das Herz nicht fühlen.

10. Jul 202110. Oct 2021
opening: 10. Jul 2021 11:00
**Museumsnacht Dresden im Kunsthaus, Sa, 24. Juli 2021, 18 - 24 Uhr** HERZLICHE EINLADUNG ZUR MUSEUMSNACHT IM KUNSTHAUS DRESDEN Kulinarische Interventionen mit den Künstler:innen Johannes Specks und Marie Donike Mobile Ausstellung im PASSAT auf der Hauptstraße und die aktuelle Ausstellung Was die Augen nicht sehen, kann das Herz nicht fühlen. * 10. Jul – 10. Okt 2021 Am 10. und 11. Juli (11 bis 19 Uhr) ist anlässlich der Eröffnung der Eintritt frei. **Was die Augen nicht sehen, kann das Herz nicht fühlen.** Aline Baiana, Minia Biabiany, Kadija de Paula & Chico Togni in collaboration with FELL, Patricia Esquivias, Andreas Kempe, Antje Majewski, Silvia Noronha, Uriel Orlow, Lois Weinberger Die Ausstellung What the eyes cannot see, the heart cannot feel / Was die Augen nicht sehen, kann das Herz nicht fühlen widmet sich der Koexistenz des Menschen mit seiner natürlichen Umgebung. Landschaften und Ökosysteme werden und wurden überall auf der Welt durch Eingriffe des Menschen verändert, während Sprachen und Kulturtechniken in unmittelbarer Reaktion auf Landschaften, Pflanzen und Böden entstanden. Ob wir die Notwendigkeiten dieses Lebens in Koexistenz erkennen, wird entscheidend dafür sein, ob das Überleben auf diesem Planeten gelingt. What the eyes cannot see, the heart cannot feel / Was die Augen nicht sehen, kann das Herz nicht fühlen zeigt zeitgenössische, künstlerische Arbeiten, die unterschiedliche Narrative von Koexistenz und globalem Wissen wachrufen. Mit behutsamen, archäologischen, teils forschenden, teils experimentellen Herangehensweisen und naturnahen Anordnungen, basierend auf Anekdoten, Gesprächen und Archivmaterial, greifen die künstlerischen Arbeiten verknüpfte Geschichten an verschiedenen Orten auf dem Globus exemplarisch auf. Die moderne Forstwirtschaft und das historische Wissen über den Borkenkäfer kommen hier ebenso in den Blick, wie die Geschichte einer riesigen Kaktuspflanze aus dem Norden von Mexiko, die 1992 nach Sevilla verpflanzt wurde. Bäume erzählen als stumme Zeugen die Apartheitsgeschichte Südafrikas und Filmmaterial aus der Geschichte der Umweltbewegung lässt die Größe der Aufgabe erahnen, die immer noch vor uns liegt: nämlich das (Wieder)-Erlernen von Sprachen und Formen des Wissens, die dem Vergessen anheimfielen oder systematisch marginalisiert wurden. Anhand eines spekulativen Blicks aus der Zukunft auf die Zeit, in der wir heute leben, geht es auch darum, ob und wie es dem Menschen gelingt, wieder Teil eines Kreislaufsystems zu werden – oder was die Archäologie finden wird wenn sie nach Spuren unseres Lebens sucht? Kuratiert von: Christiane Mennicke-Schwarz, Vincent Schier Still Crazy – 30 Jahre Kunsthaus Dresden In diesem Jahr 2021 feiert das Kunsthaus mit langfristigen Projekten im Garten, temporären Interventionen im Stadtraum und ausgewählten Ausstellungen die wunderbare Fähigkeit zeitgenössischer Kunst, Orte, Menschen und ihre Beziehungen zueinander verändern – und damit auch sein 30-jähriges Bestehen. Mit der Ausstellung beginnt auch Listening to the Stones, ein besonderes Jubiläumsprojekt mit Interventionen im Kunsthaus im Stadtraum sowie im Garten und digitalen und analogen künstlerischen Formaten. In Zusammenarbeit mit der Kuratorin Miya Yoshida, gefördert durch die Japan Foundation. Parallel zu „Was die Augen nicht sehen, kann das Herz nicht fühlen“ eröffnet in den Technischen Sammlungen Dresden ebenfalls eine neue Ausstellung, die sich aus wissenschaftlicher Perspektive mit ähnlichen Themen befasst: Wolke 8. Das Klima und Wir ist eine interaktive Ausstellung im Ernemannturm über Klimaforschung, Klimawandel und was wir dagegen tun sollten.
show more
posted 14. Aug 2021

Balade

10. Jul 202122. Aug 2021
10. Juli - 22. Aug’ 21 **Balade** Ein Ausstellungsparcours durch Berlin-Charlottenburg »Balade« (franz. Spaziergang) ist ein Ausstellungsparcours, der von den Kuratorinnen Liberty Adrien und Carina Bukuts als Spaziergang durch die Nachbarschaft Charlottenburgs konzipiert ist. Inspiriert von den Praktiken der Promenadologie nach Lucius Burckhardt, strebt die Ausstellung an, die Bedingungen der Wahrnehmung einer Nachbarschaft bewusst zu machen und die Gestaltung des Raums und seine Geschichte zu reflektieren. Dies meint nicht nur den Stadtraum in seiner Gesamtheit als öffentliche Fläche, sondern auch die vielen unterschiedlichen Akteure, die eine Nachbarschaft definieren wie z.B. dort ansässige kulturelle Institutionen, öffentliche Einrichtungen und Geschäfte. Verkehrskanzel Christine Sun Kim. »Daddy Long Arms« – Christine Sun Kims Zeichnungen auf den Fenstern der Verkehrskanzel an der Kreuzung Joachimsthaler Platz/Kurfürstendamm sind eine visuelle Übertragung des Rhythmus der Ampeln, die wie ein Metronom die Überquerung der Passant:innen dirigieren. Sichtbar von der Rushhour bis in die Nacht, übersetzt ihre Partitur aus Farben und musikalischen Notationen die Ampellichter und Bewegungen in eine Symphonie, die über Zeitmessung im öffentlichen Raum reflektiert. Inspiriert von der Stadt Berlin und ihrer besonderen Beziehung zu Sound, sind Kims Arbeiten scharfsinnige und zugleich humorvolle Kommentare über die Musikalität unseres Alltags und unser Verhalten gegenüber vertrauten Mustern und Melodien. Delphi Filmpalast Jimmy Robert. »Cruising« – 10. Juli–22. August 2021 ADRESSE Kunstwerk Cruising Jimmy Robert beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit der Repräsentation und Lesart von Körpern. Im Delphi Filmpalast zeigt der Künstler eine neu überarbeitete Version seines Films »Cruising« (2019). In dem Video führt Robert zusammen mit fünf queeren Performer:innen verschiedene Choreografien im Stadtraum von Bukarest auf. Sie bewegen sich entlang der Straße zum monumentalen Parlamentspalast, dem größten Verwaltungsgebäude der Welt, bis hin zur orthodoxen Kathedrale der Erlösung des rumänischen Volkes. In einem konservativen Land wie Rumänien, in dem der queere Körper im öffentlichen Raum nahezu unsichtbar ist, stellt »Cruising« ein Akt des Widerstands dar, welcher die Macht von Politik und Religion untergräbt. Savoy Hotel Studio Pandan. »UN_DOING« – Im öffentlichen Raum sind Grafiken allgegenwärtig. Die Straßen unserer Nachbarschaft sind gefüllt mit Reklametafeln, Straßenund Ladenschildern – Hinweise, die Informationen, Richtungen und Warnungen kommunizieren. In Bezugnahme auf den Ort, sowie ausgehend von der Idee, dass Flaggen Zugehörigkeiten abbilden oder zu Statements werden, haben Pia Christmann und Ann Richter von Studio Pandan eine grafische Arbeit speziell für die Fahnenmasten vor dem Savoy Hotel entworfen. Ihre fortlaufende Serie »UN_DOING« zielt darauf ab, soziale Konstrukte und Abgrenzungen zu hinterfragen, reale oder imaginäre Mauern, die zwischen Kulturen, Geschlechtern und sozialen Klassen errichtet wurden und die die unterschiedlichen Gruppen, die unsere Nachbarschaften definieren, auseinanderhalten. Institut Français Ulrike Ottinger. »Paris Calligrammes« – Ulrike Ottinger spannt in ihrer Präsentation im Institut Français einen Bogen von ihrer Zeit als Künstlerin im Paris der 1960er Jahre zu ihrer Schaffensphase als Filmemacherin in West-Berlin in den 1980ern. Beide Städte galten in den jeweiligen Dekaden als Anziehungspunkt für Kunstschaffende und Intellektuelle aus der ganzen Welt und waren zugleich geprägt von komplexen politischen Umbrüchen: Während Paris Schauplatz für die Studierendenproteste und den Prozess der Dekolonisierung war, war Berlin immer noch dabei, seine Identität zwischen Besatzungszonen zu finden. Im Institut Français verdichten sich Ottingers Textilarbeiten, Kostüme und Filme zu einer Topografie über beide Städte, die zur Flaniere durch die Geschichte und Gegenwart anregt. Litfaßsäulen Slavs and Tatars. »Pickle Tits« – Das Kollektiv Slavs and Tatars präsentiert visuelle Kompositionen auf zwei Litfaßsäulen in der Nachbarschaft. Als Fortsetzung ihres Arbeitszyklus »Pickle Politics« hinterfragen die Plakate die gesellschaftspolitischen Erwartungen an Mütter in unserer Gesellschaft und die Beziehung zwischen Machthaber:innen und Bürger:innen. Gurken – die oft als skurrile Entsprechung des männlichen Genitales herhalten müssen – tragen hier Brustwarzen, aus denen Muttermilch fließt, die folgendes Gedicht bildet: »The Soured Rule, No Mother’s Best, Curd Milk Oozing, From its Breast«. Die Übersetzung in fünf Sprachen — Deutsch, Hebräisch, Polnisch, Russisch und Türkisch — greift die Multikulturalität Charlottenburgs auf und hebt gleichzeitig die Gemeinsamkeiten mütterlicher Sehnsüchte in unterschiedlichen Dogmen hervor. Rathaus Charlottenburg Bettina Pousttchi. »Fluidity Flag I« – Das Werk von Bettina Pousttchi ist geprägt von ihrem Interesse an den Strukturen und Politiken des öffentlichen Raums. Ihre großformatigen, fotografischen Interventionen bedecken oft ganze Häuserfassaden und nehmen stets Bezug auf den urbanen oder historischen Kontext des jeweiligen Ortes. Für ihre Präsentation am Rathaus Charlottenburg setzt sich Pousttchi mit der Architektur des historischen Gebäudes auseinander und entwirft eine Fahne, die während der Ausstellung permanent zu sehen ist. Mit »Fluidity Flag I« (2021) dekonstruiert die Künstlerin den zugeschriebenen Repräsentationszweck von Flaggen und regt die Betrachter:innen an, über Fragen der Zugehörigkeit zu reflektieren sowie über den Einfluss von Architektur im Stadtbild. Villa Oppenheim Jumana Manna »Sketch and Bread« – Für ihre Ausstellung im Museum Charlottenburg-Wilmersdorf in der Villa Oppenheim realisiert Jumana Manna zwei skulpturale Serien. Eine Gruppe von Keramiken aus vermeintlich übrig gebliebenen Brotstücken greift die Tradition auf, überschüssiges Brot als potentielles Geschenk an einen Fremden im Freien liegen zu lassen. Die Skulpturen verhandeln, wie ein nährendes Objekt der Begierde zu einem unerwünschten Überbleibsel wird, das zugleich auf die Sünde der Verschwendung anspielt. Auf Betonblöcken angebrachte Fotografien von Betonverschüttungen in der Natur werden bei Manna zu Objekten ihrer eigenen Repräsentation und verweisen auf materielle und infrastrukturelle Abfälle. Abguss-Sammlung Haris Epaminonda. »Chimera« – Haris Epaminondas Film »Chimera« (2019), der in der Abguss-Sammlung Antiker Plastik gezeigt wird, ist ein experimenteller audiovisueller Reisebericht. Ausgangspunkt für das Werk ist Super 8 Videomaterial, das 2014 in und um die kalifornische Wüste gedreht und während der Entwicklung größtenteils beschädigt wurde. Unter Verwendung des geretteten Filmmaterials, zusammen mit Aufnahmen, die auf verschiedenen Reisen entstanden sind, oszilliert Epaminondas Arbeit zwischen Realität und Fantasie, Natur und Kultur, Licht und Dunkelheit. In der griechischen Mythologie ist Chimera ein weibliches, feuerspeiendes Hybridwesen, mit dem Kopf eines Löwen, dem Körper einer Ziege und einer Schlange als Schwanz. Der elektronische Ambient-Score des Films wurde von der Sound- und Performance-Künstlerin Kelly Jayne Jones komponiert. Schloss Charlottenburg Willem de Rooij. »Bouquet XVI« – Über unterschiedliche Kulturen und Epochen hinweg sind Blumensträuße mit Bedeutungen aufgeladen, die je nach Kontext variieren. Seit 2002 kollaboriert der Künstler Willem de Rooij mit Florist:innen an »Bouquets«, einer Serie von Skulpturen, die Blumen als Träger von komplexen, sozialen Zeichen identifiziert. Für seine Ausstellung in der Kleinen Orangerie des Schloss Charlottenburg wird De Rooijs Arbeit »Bouquet XVI« (2015) zum ersten Mal in Europa präsentiert. Bestehend aus getrockneten Palmenblättern, die bei Schnittarbeiten in Botanischen Gärten sonst auf dem Kompost gelandet wären, stellt die Skulptur einen Kontrast zur repräsentativen Opulenz des preußischen Schlosses und Gartens her.
show more


posted 13. Aug 2021

Albert Watson: The Light Behind the Lens

21. Jan 202105. Sep 2021
SCAD FASH Museum of Fashion + Film, Atlanta Albert Watson: The Light Behind the Lens 21.01.2021 - 05.09.2021 A widely prolific artist, Albert Watson has photographed the most iconic images of our time, merging fashion photography, celebrity portraiture, and fine art. From Andy Warhol to Kate Moss to Hollywood royalty, Watson’s striking photographs have graced more than 100 covers of Vogue worldwide and elite publications such as TIME magazine, Rolling Stone, and Harper’s Bazaar. The Light Behind the Lens, Watson’s first solo U.S. museum exhibition, features more than 50 works curated from his extensive photographic archive to showcase his distinctive style, expert use of light and shadow, and the wide range of his artistic career. About the artist Born in Edinburgh, Scotland, Albert Watson studied graphic design and film, and credits his success as a photographer to this broad visual education. His photographic career began in 1970 after moving to Los Angeles where he shot beauty advertisements and fashion photography before earning wider acclaim for his celebrity portraits. His photographs have appeared in hundreds of ad campaigns for major companies, including Chanel and Prada. Watson has been named one of the 20 most influential photographers of all time along with Irving Penn and Richard Avedon. His photographs are held in the collections of important museums such as the National Portrait Gallery, London; The Metropolitan Museum of Art, New York; and the Smithsonian Institution, Washington, D.C. He is the recipient of numerous honors, including a Lucie Award, a Grammy Award, and the Centenary Medal, a lifetime achievement award from the Royal Photographic Society. In 2015, Queen Elizabeth II awarded him an Order of the British Empire (OBE) for his lifetime contribution to the art of photography. Watson lives and works in New York. Albert Watson: The Light Behind the Lens is curated by Rafael Gomes, director of fashion exhibitions. It is presented as part of SCAD deFINE ART 2021, the university's annual program of exhibitions, lectures, and performances held virtually Feb. 23–25 with select events in Atlanta and Savannah, Georgia.

artist

Albert Watson 

curator

Rafael Gomes 
SCAD Savannah / SCAD Atlanta

601 Turner Blvd
GA 31401 Savannah

United States of Americashow map
show more
posted 12. Aug 2021

LOIS WEINBERGER - field work

09. Jun 202121. Aug 2021
LOIS WEINBERGER field work Eröffnung: Dienstag, 8. Juni Ausstellungsdauer: 9. Juni - 21. August  (Die Galerie bleibt von 24. Juli bis 9. August geschlossen) Parallel zur großen Personale im Belvedere21 (Eröffnung 1. Juli) zeigt die Galerie Krinzinger eine  Ausstellung mit Arbeiten aus den 70er Jahren bis zu Arbeiten aus dem Jahr 2020. 08.06.2021 – 21.08.2021 **Lois Weinberger. FIELD WORK** GALERIE KRINZINGER, SHOWROOM - Seilerstätte 16 - Vienna Soft Opening: 8. Juni 2021 Ausstellungsdauer: 9. Juni – 21. August 2021 Lois Weinberger (1947–2020) verstand sich als Feldarbeiter und beackerte ein poetisch-politisches Gebiet zwischen Natur- und Zivilisationsraum, um damit Hierarchien und selbstverständliche Kategorisierungen zu untergraben. Er zog vom elterlichen Bauernhof in Stams in Tirol aus, um vom Kunstschmied und Schlosser zum Schauspieler und schließlich zum Künstler zu werden. Er wurde vor dem Hintergrund der 68er-Bewegung und in Zeiten eines kulturellen Umbruchs sozialisiert und bahnte sich zwischen Minimal Art, Land Art, Wiener Gruppe, Surrealismus und den Jungen Wilden seinen eigenen Weg einer Konzeptkunst. Er wollte nicht wie Joseph Beuys die Stadt kontrolliert begrünen, sondern den Wildwuchs unterstützen und auch das Randständige in den Vordergrund treten lassen. Weinberger war ein Vorreiter eines neuen ökologischen Denkens und prägte den künstlerischen Diskurs um das Verhältnis zwischen Kultur und Natur ab den 1990er-Jahren wesentlich mit. Den Menschen sah er nicht als über oder neben der Natur stehend, sondern als Teil von ihr. Und das Einwirken des Menschen auf die Umwelt verurteilte er nicht, sondern sah es als vorübergehende Einflussnahme, die „natürlicher“ Bestandteil der Prozesse innerhalb der Biosphäre ist. Die Idealisierung der romantischen Idee einer reinen Natur wollte er mit seinen Werken relativieren und damit auch unsere vermeintliche Überlegenheit über die Umwelt als Illusion erfahrbar machen. Ein Leitmotiv in Weinbergers Œuvre ist der Garten (zu dem er seine Werke oft abgrenzte, indem er seine Brachen als „Gebiete“ bezeichnete). Die Geschichte des Gartens beginnt mit der Sesshaftwerdung des Menschen. Diese war eine der Voraussetzungen für den Anbau von Pflanzen, und mit ihr entwickelte sich das Konzept des Besitzes ebenso wie die Kultivierung von Grünflächen, die der Idee der Ordnung von Natur zugrunde liegt. Das Wesen des Gartens besteht also in der Verwandlung von Natur in Kultur. Die Strukturierung von kultivierter Natur erfolgt mittels Zäunen und Mauern, die Grenzen festlegen. Ihre Nutzung ermöglichen Wege, die für Weinberger eine Metapher für Denkbewegungen sind, im weiteren Sinn für das Dasein als stetiges Abgleichen mit der Welt. Aber statt Straßen oder Pfaden bildet er in seinen Arbeiten oft Fresswege von Borkenkäfern ab, deren funktionale Logik der Wegführung uns verborgen bleibt. Wenn sich Phänomene nicht erklären lassen, werden bei indigenen Völkern und auch bei naturnah lebenden Bevölkerungsgruppen religiöse oder magische Zusammenhänge herangezogen um Beobachtungen einzuordnen. Dieses „Wilde Denken“ zieht Weinberger vielfach in seinen Arbeiten heran, um gleichsam Kultisches, Mythisches und Rituelles als konstruktive Elemente der Welterklärung zu thematisieren und die Differenz zu rationalen Erklärungsmodellen zu relativieren. Diesem Umstand ist auch sein Faible für den „Green Man“ geschuldet. Der „Grüne Mann“ ist eine Figur, die in der christlichen Sakralarchitektur immer wieder auftaucht. Im vieldeutigen Motiv des Gesichts, aus dem Blätter sprießen, werden Mensch und Pflanze zu einem Mischwesen vereint. Die Deutungsmöglichkeiten reichen von der Anlehnung an pagane Vorstellungen eines Waldgottes, der für eine Symbiose zwischen Mensch und Natur steht und Wachstum und Prosperität symbolisiert, hin zum Waldgeist, der im Gegensatz zum Licht der christlichen Offenbarung die dunkle, ungebändigte und gefährliche Natur verkörpert, bis zum Kopf, der von Pflanzen überwuchert wird und als Memento mori die Vergänglichkeit allen Seins in Erinnerung ruft. Die Unausweichlichkeit von Werden und Vergehen ist ein Grundgedanke, der sich durch das Œuvre von Weinberger zieht. Und es ist vielleicht auch eine tröstliche Vorstellung, dass wir Gewissheit haben, irgendwann in den Schoß der Natur zurückzukehren und neuen Humus zu bilden. Personale Lois Weinberger im Belvedere 21 am 1. Juli 2021, Ausstellungsdauer: 2. Juli 26. Oktober 2021 Ausstellungen und Arbeiten im öffentlichen Raum (Auswahl): 2021 Belvedere 21, Wien (EA) – Neuerwerbung, Kunsthaus Bregenz, Bregenz, Österreich – 2020 Fragile Schöpfung, Dommuseum Wien, Österreich – Slow Life / Radikale Praktiken des Alltags, Ludwig Museum Koblenz, Deutschland – Pine’s Eye, Talbot Rice Gallery, Edinburg, UK – Basics – die Idee einer Ausdehnung, Feststiege Schloß Esterhazy, Eisenstadt, Österreich – Michijusa: Walks with the Unknown, Contemporary Art Gallery, Art Tower Mito, Japan – Slow Life: Radical Practices of the Everyday, Ludwig Museum of Contemporary Art, Budapest, Ungarn – (Un)endliche Ressourcen: Künstlerische Positionen seit 1980, Städtische Galerie Karlsruhe, Karlsruhe, Deutschland – 2019 Tinguely Museum, Basel, Schweiz (EA) – Watari-Um Museum of Contemporary Art, Tokio (EA) – Reborn Art Festival, Aij-Island, Miyagi, Japan – Bruegel’s Eye, Dilbeek / Brüssel, Belgien – Schönheit vor Weisheit, Tiroler Landesmuseum, Innsbruck, Österreich -- 2018 frac franche comté, Besancon, Frankreich (EA+ Wild Cube permanent) – salle principale, Paris (EA) – Galerie Krinzinger, Vienna (EA) – 2017 documenta 14 Athens + Kassel – Lois Weinberger conjunctions with Heath Bunting and Ladislav Zajac, nGbk, Berlin, Deutschland (EA) – Jardin Infini, Centre Pompidou Metz – Naturgeschichten / Spuren des Politischen, MUMOK, Wien, Austria, Econvention Europe: Current Art to Reimagine Ecologies, Museum De Domijnen, Sittard – Nah und Fern, Skulpturen Triennale Bingen, Deutschland – The City, my Studio / The City, my Life, Kathmandu International Art Festival: Third Edition – Der Canaletto Blick, Laubreise, Erste Bank Campus Vienna, Austria (permanent) – 2016 salle principale, Paris, Frankreich (EA) – Économie de la Tension, CAC Parc Saint Léger, Pougues-les-Eaux – Plant Culture, Attenborough Arts Centre, Leicester, UK – Aha, this is my natural habitat, mariondecannière artspace, Antwerpen, Belgien – Die Sprache der Dinge. Materialgeschichten aus der Sammlung, 21er Haus Belvedere Wien, Österreich – UNGENAU, De Halle Geel, Belgien – 2015 La Stanza della Seta Palazzo Milio, Ficarra, Sizilien (EA) – Kunsthalle Mainz, Deutschland (EA) – Invasion, NOW – Esterházy Contemporary, Eisenstadt, Österreich (permanent) – Köln Skulptur #8, #9, Sculpture park Cologne, Deutschland – D’une main invisible, salle principale, Paris, Frankreich – Art Eco, Museum Cultur Strombeek, Ghent, Belgien – 2014 S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Ghent, Belgien (EA) – Douglas Hyde Gallery Dublin (EA) – Soleil politique, Museion Bozen – Landscape: the virtual, the actual, the possible? GuangDong Times Museum, Guangzhou – Kadist Foundation, Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco, US – 2013 Garden, Villa Merkel, Esslingen, Deutschland (permanent) – Wild Cage, Universalmuseum Joanneum Graz (permanent) – Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Österreich (EA) – Berlin Photo, Teutloff Photo Collection, Bielefeld – New Collection, Berlinische Galerie, Berlin -- Ephemeropterae, TBA21, Vienna – (un)natural limits, Austrian Cultural Forum, New York, US – 2012 GARDEN Gare de Rennes, Les Prairies Biennale d’Art Contemporain Rennes (EA) – Botanica, Villa Dieu Seul Sait, Cotonou, Benin (solo) – Kunst nach 45, Städel Museum, Frankfurt, Deutschland – The Nature of Disappearance, Marianne Boesky Gallery, New York – Tropicomania, Betonsalon / Triennale Paris, Frankreich – 2011 Musée d’ Art Moderne Saint Etienne (EA) – Wild Cube, 21er Haus Bevedere Wien, Österreich (permanent) – Spiele im Park – performative Skulptur in der Villa Schöningen, Potsdam – 2010 6. Biennale of Contemporary Art Gyumri, Armenien – 2009 Venice Biennial, Austrian Pavillon –The Death of the Audience, Secession Wien, Österreich – tranzit, Bratislava, Slowakei (EA) – Lentos Kunstmuseum, Linz, Österreich (EA) – 2007 Kunsthalle Gießen, Deutschland (EA) – Silent dialogue-invisible communication, NTT InterCommunication Center, Tokio, Japan – aut, Innsbruck, Österreich (EA) – 2006 Arnolfini, Bristol, UK (EA) – WE HUMANS ARE FREE, 21st Century Museum, Kanazawa, Japan – Future Garden, Toyota Museum, Toyota City, Japan – EXPO Japan, Nagoya City Arts Museum – 2005 S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Ghent, Belgien (EA) – Involution, Centre d’art contempoarin, Bretigny – 2004 Roof Garden, Rathaus Wien, Österreich (permanent) -- Brandt’s Klaedefabrik, Odense, Dänemark (EA) – Hortus and Botany, Liverpool Biennial – 2003 Kunstverein Hannover, Deutschland (EA) – Villa Merkel, Esslingen, Deutschland (EA) – Douglas Hyde Gallery, Dublin, Irland (EA) – 2002 Galerie im Taxispalais, Innsbruck, Österreich (EA) – Unexpected selection, The Art Museum Miami – Uncommon Denominator, Massachusetts, Museum of Contemporary Art – Bonner Kunstverein, Deutschland (EA) – Garden, Landesmuseum Lower Austria, Government Sector, St. Pölten (permanent) 2001 Locus/Focus, Sonsbeek 9, Arnhem – Skulptur-Biennale Münsterland -- 2000 Museum Moderner Kunst 20er Haus Vienna (EA) – Freud Museum, London (EA) -- Spacex Gallery, Exeter, UK (EA) – Zeitwenden, Kunstmuseum Bonn; Museum Moderner Kunst Wien -- Camden Arts Centre, London (EA) – 1999 HIRIYA-DUMP, Tel Aviv Museum of Art – Wild Cube, University for Social and Economic Science, Innsbruck (permanent) – Watari-Um, Museum of Contemporary Art, Tokyo (EA) – 1997 documenta X, Kassel – 1996 Künstlerhaus Bethanien, Berlin (EA) – 1995 Secession Wien (EA) – 1992 Kunstverein Salzburg, Österreich (EA) -- 1991 21. Sao Paulo Biennial, Brasilien – 1986 De Skulptura, Wiener Festwochen, Messepalast, Wien 1983 Galerie Krinzinger, Innsbruck, Österreich (EA) – Galerie nächst St. Stephan, Wien, Österreich (EA) Lois Weinberger * 1947 in Stams, Tirol, Österreich; † 2020 in Wien, Österreich
show more
posted 11. Aug 2021

Neo Rauch – Der Beifang

15. Mar 202126. Sep 2021
Neo Rauch – Der Beifang 15. März – 26. September 2021 Kuratorin: Dr. Brigitte Hausmann Neo Rauch zählt international zu den herausragenden Malern der Gegenwart. Sein Werk ist singulär, vielleicht weil es in einem für die zeitgenössische Kunst außerordentlichem Maß aus der Innenwelt oder der vom Unter- und Unbewussten gespeisten Imagination des Künstlers schöpft. Unausdeutbar und beunruhigend erscheinen seine Bildwelten, rätselhaft die Figuren in ihren Handlungen. Die Ausstellung Der Beifangzeigt Papierarbeiten, die nach 2000 entstanden, viele davon in den 2010er Jahren. Die zumeist großformatigen Bilder stammen aus dem Privatbesitz des Malers und kreisen um Themen, die ihm am Herzen liegen – darunter auch biografische Erlebnisse oder sein Selbstverständnis als Künstler. „Auf dem Papier zu arbeiten“, so Neo Rauch, „ist immer eine erfrischende Abwechslung. Es sind ja eigentlich Malereien auf Papier, es sind ja keine Zeichnungen in dem Sinne. Ich kann mich des malerischen Zugriffs nie enthalten.“(Neo Rauch im Gespräch mit Ralph Keuning, in: Neo Rauch. Handlauf. Neues und Nachgereichtes, Leipzig 2020, S. 78). Die Ausstellung wird dominiert von großformatigen Papierarbeiten, die in Komposition und Farbigkeit durchformuliert sind und darin an Rauchs Leinwandbilder erinnern. Die Rolle der Farbe und das – in der Begrifflichkeit des Künstlers – „Farbregime“, dem jedes Bild unterworfen ist, werden hier unmittelbar ersichtlich. Neben den Großformaten zeigt die Ausstellung auch eine Auswahl kleinerer Blätter, die einen weniger bekannten Bereich in Neo Rauchs künstlerischem Schaffen vermitteln: Lockerer im Duktus und überschaubarer in der Szenerie, sind sie jedoch kaum weniger untergründig. Auch wenn das eine oder andere Motiv in größerer Dimension auf Papier oder Leinwand wiederkehrt, handelt es sich bei diesen Blättern nicht um Vorarbeiten. Dies gilt im Wesentlichen ebenso für die teils flüchtigen, teils minutiösen Zeichnungen aus dem Atelier heraus – dem dritten Aspekt dieser sehr privaten Ausstellung. Zur Ausstellung erscheint im HIRMER Verlag eine umfangreiche Begleitpublikation mit einem Künstlerinterview, geführt von Michael Philipp, und einem Text von Kyllikki Zacharias („Das Märchen vom Künstler, der auszog, das Sterben zu lernen“) sowie zusätzlichen Abbildungen mehrheitlich noch nicht publizierter, kleinerer Blätter in Mischtechnik und von Zeichnungen. Neo Rauchs letzte institutionelle Einzelausstellung in Berlin war 2001 im Deutsche Guggenheim zu sehen.

artist

Neo Rauch 
show more

posted 10. Aug 2021

Give Rise To Armin Lorenz Gerold

20. Aug 202121. Aug 2021
Give Rise To Armin Lorenz Gerold 20.08.2021 - 21.08.2021 Performance Verstärkung (Amplification) (2021) widmet sich – nach einem Jahr der physischen Isolation auf Grund der Covid-19-Pandemie und globalen, politischen Unruhen – der Art und Weise wie sich Kommunikation innerhalb von immer komplexer werdenden digitalen Systemen verändert. Der Titel der Arbeit markiert dabei einen der Ausgangspunkte für Gerolds Überlegungen, Elemente aus der Sound- und Musikproduktion als symbolische Äquivalente für politische Phänomene zu verwenden. Verstärkung (Amplification) (2021) bezieht sich so einerseits auf den elektronischen Prozess der Verstärkung eines Signals, andererseits beschreibt das Wort aus der Perspektive des Künstlers das Phänomen der Solidarisierung von unterschiedlichen politischen Gruppen und deren Proklamationen in der Öffentlichkeit. Im speziellen Rahmen der Arbeit bedeutet Verstärkung das Erzählen und Teilen von Erfahrungen der Ermutigung und Hilfeleistung. Über den Raum verteilt positioniert Gerold Skulpturen, die aus Lautsprechern und deren Replikas aus Keramik bestehen. Die mittels eines 3D-Druckverfahrens angefertigten Tonobjekte haben an den jeweiligen Seiten Ausstülpungen, die wie kleine Kelche von den Objekten abstehen. Daraus ragen Blumen, die die ursprüngliche Form der Lautsprecher zu unverwechselbaren Vasen werden lassen. Inmitten dieser wirken die auf Metallstangen montierten Flatscreens wie Skulpturen überlebensgroß. Darauf zu sehen sind Videos, die Gerold und Künstler_​innen aus seinem Umfeld beim Vorlesen unterschiedlicher Texte zeigen. Durch den Einbezug dieser Kollaborateur_​innen ​„verstärkt” Gerold unterschiedliche Stimmen, die aus und für verschiedene politische und soziale Kontexte sprechen. Aus den im Ausstellungsraum positionierten Skulpturen strömen im Vorfeld aufgezeichnete Soundscapes. Dieser Begriff bezeichnet Geräusche der menschlichen Umwelt aus der Natur, Musik, Sprache oder auch jene, die bei verschiedenen Tätigkeiten wie industrieller Fertigung oder Arbeit erzeugt werden. Der Künstler legt aktuell ein persönliches Archiv von Soundscapes an, dabei interessieren ihn Klänge von marschierenden und demonstrierenden Körpern. Mit Hilfe von vorab fein gemischten Tonquellen produziert Gerold so Livesets, die in seine installativen Arbeiten intervenieren. Hier drückt sich das Interesse des Künstlers aus, durch Sound die Prinzipien von manipulativen Kommunikationstechniken, wie sie beispielsweise in der Sphäre der sozialen Medien angewandt werden, erfahrbar zu machen. Unter anderem mischen sich Aufzeichnungen von Wassergeräuschen, die auf jeweils einem Ufer des Flusses Mur, der Graz durchquert, aufgenommen wurden. Durch den Einbezug dieser Geräusche verweist der Künstler auf die unmittelbare Umgebung der Stadt und deren geografische als auch demografische Einteilung: Beide Aufnahmen des Wasserklangs sind nicht voneinander zu unterscheiden und mögen es dahingestellt lassen, ob eine derartige Differenzierung der Stadtteile tatsächlich vorgenommen werden kann. Hier wird Sound mit Politik durch ein Wertesystem in Verbindung gebracht, das auch an einer anderen Stelle auftaucht: die Keramikobjekte, die zugleich wie Lautsprecher als auch Vasen aussehen, wurden zu sogenannten Tulpieren, aus Keramik hergestellte Vasen, die statt einer Öffnung viele kleinere haben, sodass jede Blume einzeln zur Schau gestellt wird. Jene Objekte wurden in den Niederlanden während der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entwickelt, zur Zeit der sogenannten ​„Tulpenmanie“, in der Tulpen zum Spekulationsobjekt wurden und eine der ersten Finanzkrisen in Europa auslösten. Inspiration liefert dem Künstler mitunter A Hacker Manifesto (2004), in dem die Medien- und Kulturtheoretikerin McKenzie Warck die zunehmende Kommodifizierung von Information im Zeitalter der Digitalisierung und Globalisierung kritisiert. Laut Warck hat sich durch die Entstehung des Internets das Wesen und die Idee, unter der man gemeinhin Eigentum versteht, grundlegend geändert. Besitz ist nicht mehr nur an Materie gebunden, sondern im Zeitalter des Filesharings auch an geistiges Eigentum. In Verstärkung (Amplification) (2021) vereinen sich all diese parallel existierenden Bedeutungsebenen in der poetischen Praxis des Künstlers mit Sound, Sprache und Bild. So wird die Arbeit zu einem Resonanzkörper, der lokale wie globale, politische und ökonomische Mechanismen, die Einfluss auf unsere Körper und die Art wie wir kommunizieren nehmen, nicht nur darstellt, sondern jene in ihren Strukturen erfahrbar macht. Kuratiert von Cathrin Mayer Armin Lorenz Gerold *1981 Graz, lebt in Berlin ist Künstler und Komponist. Seine Arbeiten wurden bereits in den KW Institute for Contemporary Art, Berlin; bei LambdaLambdaLambda, Prishtina; im fluent, Santander; mint, Stockholm; und der Göteborg Biennale für zeitgenössische Kunst (in Zusammenarbeit mit Doireann O‘ Malley) präsentiert. Im Frühjahr 2021 erscheint eine Hörspielinstallation, begleitet von einem Künstlerbuch, das im Rahmen des Ruisdael-Stipendiums, das der Künstler erhielt, veröffentlicht wird. Gerold gibt Popmusik unter seinem virtuellen Alter Ego wirefoxterrier heraus, die auf dem Soundtrack des LGBT-Teenie-Dramas SKAM Italia zu hören ist. Die Debüt-EP Radio Pristina ist im Jahr 2020 erschienen.

curator

Cathrin Mayer 
show more

posted 09. Aug 2021

CAN YOU SEE THE REAL ME

03. Jul 202121. Aug 2021
03 JUL. - 21 AUG. 2021 VAN HORN SHOWS **CAN YOU SEE THE REAL ME** NICOLE EISENMAN, MANUEL GRAF, MEG LIPKE, ZANELE MUHOLI, GRACE WEAVER "Can You See The Real Me" deals with rendered bodies, fluid identities, fictional portraits and figuration. A red thread in the exhibition are the computer-animated objects by Manuel Graf which are based on drawings by the visionary film director Sergeij Eisenstein and realised via 3D printing. In each room of the gallery, one of these objects will encounter a work by another artist and enter into an individual dialogue with it - may it be a painting and drawings by Grace Weaver, wall objects by Meg Lipke, etchings by Nicole Eisenman or a photograph by Zanele Muholi. All the works revolve around the theme of figuration/body/identity in a very individual way. Many thanks to the galleries Broadway and Soy Capitán, as well as to the Miettinen Collection and Elke Backes. OPEN EXHIBITIONS SATURDAY 3 JULY 2021, 12 TO 6 PM The galleries, exhibition spaces and collections in Flingern open their exhibitions on Saturday, 3 July from 12 to 6 pm boa, Cosar HMT, Konrad Fischer Galerie, Lucas Hirsch, Kadel Willborn, Linn Lühn, Nails, Rupert Pfab, Sammlung Philara, Petra Rinck, VAN HORN Also open from 12-6 pm is Café Bulle in the Philara Collection and afterwards Wyno will be running the bar there until midnight.
show more
posted 08. Aug 2021

Doug Fishbone - Please Gamble Responsibly

21. May 202129. Aug 2021
Doug Fishbone Please Gamble Responsibly May 21–August 29, 2021 Doug Fishbone is an internationally renowned artist who creates projects and exhibitions that unearth, question, and examine societal misconceptions through humour and manipulation of context. His film and performance work is heavily influenced by the rhythms of stand-up comedy. In his first solo exhibition in Ireland, Please Gamble Responsibly, commissioned by the Crawford Art Gallery, Fishbone creates an architectural spectacle—mirroring the housing and rental market—and invites visitors to wander around his “ghost estate.” Replete with broken windows, boarded up balconies and surrounded with shabby corrugated fencing, it offers those that enter through the break in the fence more than an abandoned half-built interior. Inside, Fishbone presents a free-wheeling video on the topics of money and real estate—forces that drive the global economy but expose home owners and investors to perpetual systemic risk of disaster. “Ghost estates”—housing developments built during the speculative Celtic Tiger boom of the Irish property market, and left unfinished when the credit bubble fuelling it ground to a halt in 2008—were once Ireland’s most visible signs of a financial system spun out of control. Though most of the estates were wound down during the ensuing bail-outs and period of austerity, and discussion of them is now largely a footnote, the Castle Lake apartment complex in the suburban outskirts of Cork remains a lasting remnant of this dubious period in modern financial history. A symbol of the dashed expectations of globalisation, where ill-advised business models collide with reality to devastating effect, it calls to mind Fordlandia, Henry Ford’s doomed attempt to build a rubber plantation in the Brazilian Amazon in the mid-20th century. Like Fordlandia, which never produced anything despite a massive investment, Castle Lake now sits idle and overgrown in the countryside, an instant ruin that is yet to welcome tenants. How instability and collapse are coded into the very way modern money works, from the Nixon Shock in 1971 to the ongoing corporate bailouts of today, fuels a system far dodgier than it seems. Please Gamble Responsibly at the Crawford Art Gallery presents the artist’s largest and most challenging work to date. Resonating as a formal sculpture in its own right and capturing some the empty eeriness of the original Castle Lake complex—which serves as its inspiration—Fishbone’s structure offers an unexpected stage-set for a meditation on wider issues of economy and folly. Based in film and performance work, Doug Fishbone’s practice is wide-ranging and has been described as a “stand-up conceptual artist.” Recent exhibitions and performances include: Jews, Money, Myth, Jewish Museum, London (2019); Kassel Documentary Film and Video Festival (2019); No Thanks/Thanksgiving, Hauser and Wirth, Somerset (2018); European Media Art Platform, Werkleitz/Halle (2018); Writing Photographs Symposium, TATE Modern (2018); Yinka Shonibare’s Artist Dining Room, Royal Academy, London (2016); Boomin’ Bus Tours, Look Again Festival, Aberdeen (2016); Made in China, Dulwich Picture Gallery, London (2015); and Doug Fishbone’s Leisure Land Golf,  56th Venice Biennale (2015).

artist

Doug Fishbone 
Crawford Art Gallery, Cork

Crawford Art Gallery, Emmett Place
Cork

United Kingdom of Great Britain and Northern Irelandshow map
show more

posted 07. Aug 2021

Julia Oschatz. TOOL MAKING ANIMAL

12. Jun 202129. Aug 2021
12.06.2021 - 29.08.2021 **Julia Oschatz. TOOL MAKING ANIMAL** Nordhorn. Vom 12. Juni bis zum 29. August 2021 zeigt die Städtische Galerie Nordhorn die Einzelausstellung TOOL MAKING ANIMAL von Julia Oschatz. In ihrem vielfältigen Werk scheint Julia Oschatz immer wieder aus dem Vollen zu schöpfen. Zeichnung, Malerei, Animationen, Performance, Video und Skulptur verbinden sich in ihren oft komplexen, raumgreifenden Installationen zu begehbaren Bühnen, auf und in denen sich die Realitäten der motivischen Erzählung, der Materialien und der Betrachter*innen begegnen. Dass ihre Bildräume nicht nur begehbar sondern auch bespielbar sind, also anschlussfähig für weitere Realitäten, führte zu zahlreichen Bühnenprojekten an namhaften Theatern wie zuletzt dem Gorki Theater in Berlin oder dem Nationaltheater in Weimar. Weil es ihr, wie sie selbst sagt, sehr gut gefällt, „eine offensichtlich gezeichnete Welt als Realität bespielt zu sehen“, schafft Julia Oschatz bei ihren Installationen und Bühnenbildern oft einen bruchlosen Übergang von tatsächlichem Raum, Zeichnung und Spielraum. Es sind diese Übergänge, in denen sich das Sehen und damit auch das Denken öffnet. Die für den Ausstellungsraum der Städtischen Galerie Nordhorn konzipierte Installation ist eine Mischung aus Baustelle, Ausgrabungsstätte und Landschaft. Ausgangspunkt der künstlerischen Erzählung ist hier der Begriff des Werkzeugs, das in der Kulturgeschichte für einen frühen Wendepunkt vom Jagen und Sammeln hin zur menschlichen Sesshaftigkeit steht. Das Werkzeug hat im Laufe der Zeit eine immense Entwicklung durchgemacht, von der einfachen Verstärkung bzw. Ergänzung des Körpers über die Maschine bis hin zum komplexen Apparat und zuletzt der künstlichen Intelligenz. Der Titel der Ausstellung TOOL MAKING ANIMAL benennt auch den Beginn der menschlichen Hybris, sich durch Erfindungsgabe vom Tier abzusetzen, was längst zu einem existenzbedrohenden Raubbau an der Erde wurde und schließlich die Frage nach der Ersetzbarkeit des menschlichen Körpers und sogar des Geistes aufgeworfen hat. Insofern entwirft Julia Oschatz hier eine vielschichtige und humorvolle, aber auch eine apokalyptische Vision. Zur Ausstellung erscheint eine Publikation. Ausstellungsdauer: 12. Juni bis 29. August 2021. Öffnungszeiten: Di – Fr 14 – 17 Uhr, Sa 14 – 18 Uhr, So 11 – 18 Uhr. Der Eintritt in die Ausstellung ist frei.

artist

Julia Oschatz 
Städtische Galerie Nordhorn

STÄDTISCHE GALERIE NORDHORN | Alte Weberei, Vechteaue 2
48529 Nordhorn

Germanyshow map
show more
posted 06. Aug 2021

She-Bam Pow POP Wizz ! The Amazons of POP

03. Oct 202029. Aug 2021
The exhibition is extended until August 29 **She-Bam Pow POP Wizz ! The Amazons of POP** (3rd October 2020 - 28th March 2021) In the early 1960’s, paper heroines emerge from the comics plates to explore a forbidden world. Their names are Barbarella, Jodelle, Pravda la survireuse (Pravda the motorized survivor)… They are free, powerful and sensual such as the Amazons. Born out of a teenage culture, they emboy a new ideal that will be the starting point for an unprecedented social and sexual revolution. Besides these paper representations, other heroines, very real ones, take a part in the invention of a new artistic language – undoubtedly the most popular one of the second half of the 20th century: the Pop Art. Their works, like comic books, are full of vibrant rainbow colours. Through various ways, they envision a different world, with dreamed forms and bet on the construction of a better world rather than on an artificial amnesia of the dark hours of the past. Until 1973, the progressive future seem reachable (sexual emancipation, social rights, pacifism, extraterrestrial imaginations, etc.), and their works proclaim it: Love is All We Need! However, the artists are fully aware of the obstacles that litter this time capsule from 1961 to 1973, particularly with the imperialist wars, geopolitical polarities, the frantic race for consumption, etc. In this sense, the Amazons of Pop become complex, creaky … and tinged with raging humour. For the first time on this scale, She-Bam Pow POP Wizz! tells us the open story of a generation of European and North American women who contributed with bold and flamboyance, to a less famous side of international Pop Art. For MAMAC 30th anniversary, this exhibition highlights a major axis of its collection – the face to face between New Realism and Pop Art – and one of its charismatic figures: the Franco-American artist Niki de Saint Phalle. In her wake, it is the essential contribution of female artists to Pop Art history that is shown here. 1.200 m². Nearly 40 international artists from Europe and the United States. 165 works (installations, paintings, sculptures, films, assemblages, etc.) and archives from amongst other: Centre National des Arts Plastiques, Centre Pompidou, Paris - Musée national d’art moderne/centre de création industrielle, TATE (London), Ixelles Museum, Mu.ZEE Ostende, Niki Charitable Art Foundation (San Diego), Nicola L. Studio (Los Angeles), Kiki Kogelnik Foundation (Vienna), Evelyn Axell Estate (Belgium), Galerie Air de Paris (Paris), Georges-Philippe and Nathalie Vallois Gallery (Paris), Galerie Serroussi (Paris), Fritelli Arte Contemporanea (Florence), Punto Gallery (Valencia), Fondation Gandur pour l’Art (Switzerland), Nagel Draxler Gallery (Berlin), CFA Galerie (Berlin), Garth Greenan Gallery (New York), Albertz benda Gallery (New York), Pavel Zoubok Gallery (New York), and many others… List of artists and amazons: Évelyne AXELL, Brigitte BARDOT, Marion BARUCH, Pauline BOTY, Martine CANNEEL, Lourdes CASTRO, Judy CHICAGO, Sister CORITA Kent, France CRISTINI, Christa DICHGANS, Rosalyn DREXLER, Jane FONDA, Ruth FRANCKEN, Giosetta FIORONI, Ángela GARCÍA, Jann HAWORTH, Dorothy IANNONE, Jacqueline DE JONG, Kiki KOGELNIK, Kay KURT, Nicola L, Natalia LL, Ketty LA ROCCA, Milvia MAGLIONE, Marie MENKEN, Lucia MARCUCCI, Louise NEVELSON, Isabel OLIVER, Yoko ONO, Ulrike OTTINGER, Martha ROSLER, Niki de SAINT PHALLE, Carolee SCHNEEMANN, Marjorie STRIDER, STURTEVANT, Hannah WILKE, May WILSON, etc. Exhibition curators: Hélène Guenin, Director of the MAMAC, Nice Géraldine Gourbe, philosopher, art critic and curator "This exhibition is recognised as being of national interest by the Ministry of Culture. As such, it benefits from exceptional financial support from the State."
MAMAC Nice °

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain | Place Yves Klein
06364 Nice

Franceshow map
show more

show more results